HOME 首页
SERVICE 服务产品
XINMEITI 新媒体代运营
CASE 服务案例
NEWS 热点资讯
ABOUT 关于我们
CONTACT 联系我们
创意岭
让品牌有温度、有情感
专注品牌策划15年

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    发布时间:2023-03-05 08:21:47     稿源: 创意岭    阅读: 599        问大家

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于音乐工业化是什么意思的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    创意岭作为行业内优秀的企业,服务客户遍布全球各地,相关业务请拨打电话:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目录:

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    一、独立音乐的著名厂牌

    我们听的每张音乐专辑都有发行公司,这是我们所说的音乐厂牌(Label),它的产生标志着音乐工业化,商品化。

    当今世界的唱片绝大部分份额掌握在三家大公司手中:环球(Universal Music Group),华纳(Warner Music Group)与索尼 (Sony Music Entertainment)。

    这三家大公司旗下有着非常庞大数量的音乐厂牌,几乎都是并购进来的。

    对于大多数人来说,“厂牌”只是在唱片不显眼的位置的几个小字,但对于那些资深乐迷来说大唱片公司与音乐厂牌却有着不同的东西。

    因为有一些厂牌出版的都是比较近似的风格,时间长了这些知名厂牌就代表了某种音乐风格。

    如果把数不清的唱片比做海洋的话,那么厂牌就如同海洋中的航标,知道了厂牌,就知道了该往哪里走,该去哪儿寻找想找到音乐和歌手。

    而在国内,主要的唱片发行厂牌还是星外星、京文、滚石这一派老牌的唱片公司。但随着国内音乐文化的发展,独立厂牌也如雨后春笋一般生长在全国各地。如摩登天空和太合麦田都是受众比较广大的独立厂牌。

    声音图书馆还整理了许多小众的独立厂牌,并将这些独立厂牌出品的唱片进行线下展售,并打造了专为小众厂牌而向音乐爱好者们提供试听的实体空间。

    兵马司唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    兵马司唱片创立于2007年9月,从成立伊始,兵马司唱片就以高品质的唱片制作为核心,致力于发掘一批又一批优秀的年轻乐队,创造新一代的中国独立摇滚音乐场景。并且厂牌在竭力帮助年轻一代的乐队和音乐家们登上国际音乐舞台,使中国的独立音乐成为世界音乐场景的一个重要的组成部分。截至2021年,兵马司已经前后发行了百余张唱片。

    Goodtime Studio

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    Goodtime Studio,中文名北京广大时代文化传播有限责任公司,创立于 2004 年的原创音乐及电影厂牌,旗下签约音乐人左小岸,代表作品包括音乐专辑《左小岸的冬春夏秋》、 《恋·歌》,院线电影《摇滚英雄》等。

    幻浆唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    幻浆唱片,中国独立音乐厂牌。主要推广、制作、发行Stoner、Sludge、Doom及Heavy Psych/Blues、Retro Rock、Proto Punk、Garage Psych(简称SSD)等类型音乐及周边产品。SSD音乐已经在国外形成一股风潮,但国内依然是小众中的小众,不为多数乐迷所知,幻浆唱片将致力于开发这块致幻之地,和你一起探寻这方充满律动、迷幻、根源的音乐世界。

    奕果文化

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    奕果文化旗下音乐人纣王老胡他的音乐总是影响很多人的心,好像很多人给他贴了标签一样 。请从他的音乐听起!如果你想回忆种种,那他的音乐可以带你步入...

    野生唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    青春残酷物语——基地在武汉的独立音乐厂牌。

    半月弹唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    半月弹成立于2010年,这伙人如同其他普通人一样,平凡、简单,有著各自的生活和梦想,却为著一日三餐苦其心志,他们从事著不同的工作,有著不同的烦恼,也因为喜欢音乐聚在了一起,去做著自己喜欢且有意思的事一晃就是十一年,一方面与生活做著斗争,一方面借助音乐缓解著周遭带来的痛苦与不快。

    明堂唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    明堂唱片创立于2009年,华语地区都会音乐厂牌。旗下拥有Lu1、地磁卡、夏之禹、李丁丁、陶乐然、白天不亮等艺人,囊括了电子、爵士嘻哈、R&B、soul等律动音乐风格。凭借优质的音乐出品、极具创意的企划与时髦又不失格调的美术设计,明堂唱片逐步在乐迷心中建立起“最好的华语都会音乐厂牌”的印象。

    号角唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    号角唱片自成立以来一直致力于推动中国本土金属音乐文化的发展,二十年来共签约过100多个国内外金属乐艺人及乐队团体,发行了200余张唱片、组织了1000场以上的国内外金属演出活动。号角唱片在2001年创立至今的二十年间,以挖掘新生代力量和开展金属现场为主旨全力推动内地及港台的华人金属乐发展。

    美丽唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    美丽唱片是于2019 年成立的独立唱片公司,聚焦前沿青年文化的全新音乐创意厂牌。与2015年成立的大福唱片一脉相承,同样由原豆瓣音乐主创团队倾力打造。脱胎于豆瓣音乐团队和经验,美丽唱片旗下签约Shii、DBZ、Hoo!、West By West等十余组先锋音乐人,是中国最具前瞻性的独立音乐厂牌,截至目前已发行数张数字/实体唱片。

    陀地音乐

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    不限于本土,不只是音乐。

    阝:聆听 ;

    它:音乐、音乐人、现场;

    土:在地、根源;

    也:让更多人听见、看见、遇见。

    露水十一

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    露水十一是Dying Empylver Productions下属的大陆独立厂牌,露水十一厂牌涉及唱片、书籍、音乐制作和设计等方方面面,坚持以独立方式制作发行各种风格有品质的新音乐与独立作品。

    口鸟唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    「口鸟音乐」于2013年春建立,它开放、冒险而随性。虽然不停的发生着到来和离开,口鸟音乐却还在这——是对宇宙的喜爱,促成了我们相知。2019年与浅川药店、香蕉周刊、周二下午谁没来乐队签约合作,其中浅川药店乐队的专辑《模糊的世纪》已经上线发行。

    宜听音乐

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    Eating Music宜听音乐,成立于2018年初,一个根植于上海、怀有开放心态、同时对品质细致要求的独立音乐厂牌,发行音乐、主办活动以及发起各种文化交流项目。宜听与充满新鲜想法和热情的年轻音乐人合作,陪伴他们的发展,也为成熟多元的音乐人提供多样性的支持。不局限于具象风格,期望建立音乐与生活的良好互动方式。

    大灌音乐

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    大灌音乐是国内时尚音乐宣传活动的专业推动者,长期策划组织各种现代音乐文化活动,自2013年起,他们策划执行合作了诸如“2013大灌音乐节”、“2013西安城市森林音乐节”、“2015半坡国际艺术文化节”等多个知名音乐节及音乐活动。大灌音乐旗下囊括二十余支常年参加各类活动音乐节的知名专业乐队,风格涵盖民谣、朋克、电子、英式、金属、流行等。

    浅灰唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    浅灰唱片,一个由处女座弹贝斯的肥宅在生日的晚上胡思乱想后成立的厂牌。没有资金,没有宣传。有的只有对制作唱片的热爱和说干就干的木鱼脑子。对风格没什么偏好,他唯一的想法大概就是能帮助更多的中国地下乐队做出尽可能好的作品。他的目标很明确,只签唱片约。做最纯粹的事儿。于是浅灰唱片就这样诞生了。

    信Letter Records

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    坐落于上海,广州两地的蚊型独立音乐组织,将只言片语塞进信件投递出去的故事。

    JZ Music

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    多年来,JZ Music已然从一个Club逐渐发展壮大为一个集合年度大型音乐节、演出俱乐部、教育机构、唱片制作、演艺经纪管理、文化基金于一体的独立音乐产业。JZ Festival也成为了今天中国第一、亚洲第二,并且令世界瞩目的年度爵士音乐盛事。JZ Music也一直在为打造这个中国独一无二的爵士音乐品牌而继续努力。

    倦鸟唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    WEARY BIRD RECORDS 倦鸟唱片,2012年于江西南昌建立,以出版后摇滚,器乐摇滚和自赏为主,也涉及少量独立流行,实验氛围,OST原声带。曾合作乐队:惘闻,She Her Her Hers,Seas of Years,December,Saul,There's a Light,Whale Fall等等。

    瘟疫唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    PEST PRODUCTIONS 瘟疫唱片,亚洲最大规模的地下黑金属/极端金属厂牌,建立于2006年江西南昌,至今已出版300多张唱片,合作乐队遍布全球。旗下中国乐队包含:葬尸湖,黑麒,冻结的月亮,骸骨占卜,殒煞,黎明的幻象,御矢等等。

    赤瞳音乐

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    赤曈音乐(Ruby Eyes Records),为原创唱片公司太合麦田所创立之分支厂牌,隶属太合音乐集团。旨在面向新一代阅听人,出品体系完整、制作精良的音乐作品,并通过有效合理的推广方式呈现给更为广泛的受众群体。自2015年成立以来,赤瞳音乐以专业、用心的服务态度,与年轻态、浪漫化的美学品味,迅速崛起并驰名于华语独立音乐市场。

    undaloop Records

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    2013年诞生,2016年正式成立,集结了多位高水平HIPHOP制作人,收录了多个有思想的中文说唱团队,音乐的力量把我们紧紧锁在一起。“吸收阳光 制造荫凉”,我们是一棵扎实而茂盛的树,丰富的演出经验驱使我们到热爱的城市,坚持与国内外志同道合的艺术家合作,共同制造律动、表达态度、刷新纪录。

    Luuv Label

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    以上海和东京为据点的独立音乐精品厂牌,引领中国音乐Z世代新市场,用多元的音乐品味举办 活动,签约艺人,发行唱片,代理版权,音乐制作,商务拓展,致力于创造国内⻘年文化的新场景,促进中日⻓期音乐与文化交流。从2017年开始主办多次日本乐队中国巡演,中国乐队日本巡演,国内艺人livehouse拼盘演出,中小型音乐节派对,得到了许多中日乐迷的支持和喜爱,厂牌的品牌力在中国与日本乐迷心中不断提升与牢固。

    FAITH N JOB

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    源于所有在城市中怀揣摇滚乐梦想的年轻人的生活状态,在信念与工作间交替,在梦想与现实间拼搏。FAITH N JOB是一家成立于中国新派重型音乐厂牌,集合国内多组优秀乐队和音乐人,致力于新派重型音乐在中国的发展,打造一个专业、专属,有独特气质但又不失潮流的重型厂牌。

    以太唱片

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    2018年正式成立于南京,起先试图立足于情绪媒介之一音乐,以厂牌的概念帮助城市生活的年轻独立音乐人建立起确定的音乐人身份。以太的雏形是通过艺人规划、发行唱片及主办演出活动等多种业务形态,与音乐人共生共长。旗下合作艺人有:厨子和戏子、MisterLady、沙棘草、Sexyhand、未来科技研究所等多组。

    声音图书馆将一直保持独立音乐人和独立厂牌的征集,让音乐爱好者们听见更多好音乐。

    二、现代音乐较之古代音乐发生了哪些变化?

    20世纪欧洲乃至全世界都发生了巨大变化。世纪初,爆发了第一次世界大战。1929-1933年,欧美各国爆发了严重的经济危机,引发了社会的强烈动荡。接着欧洲一些国家受到纳粹的蹂躏,世纪中叶,又爆发了第二次世界大战。两次世界大战给世界人民带来巨大的灾难,世界的政治格局发生了根本变化。所有这些都必然在人们的思想和心理上产生深刻影响,也必然在音乐创作中得到反映。

    在科学技术领域里,20世纪是一个高速发展的时期,如世纪初,弗洛伊德探讨了无意识的问题,发展了精神分析学;爱因斯坦提出的相对论,引发了对宇宙认识的革命。科技进步与音乐直接相关的是留声机、广播、电视等技术的发明和普及,使音乐创作赢得了更广泛的听众。人们足不出户,便可听到一流的演奏和几百年前的音乐作品。

    这一切都对音乐创作产生了深远的影响,结果导致20世纪的音乐与其他文学艺术一样,呈现了多元发展的态势,即流派繁多,更迭迅速,而且许多流派之间的关系十分复杂:既有矛盾冲突,又相互交叉、重叠、影响和吸收,乃至在对具体作曲家进行介绍时,难于对其流派作生硬的划分或归类。这里仅简单地列举在音乐观念上出现的几个新的特点:

    1.摆脱浪漫主义的束缚,大力进行创新的倾向:正如美国作曲家科普兰所说:将音乐“从浪漫主义摆脱出来,是20世纪初的最大兴趣。”“到处都在议论新的倾向。当时的口号是‘创新’,就是说一切都是可能的,每一位年轻艺术家都想弄出点什么过去未听过的、没人做过的东西。传统什么也不是,发明才是一切。”法国作曲家布索尼在世纪初提出:“音乐是自由的,而获取自由是它的天命。”“有创造力的艺术家的职责始终应该是创造规则,而不是沿用已有的规则。只会沿用这类规则的人绝不可能成为一个创造者。”所以,20世纪的音乐,从各个角度都有种种创新和实验。

    2.个性化的空前体现:作曲家更加有意识地追求在音乐中有新的自我发现和自我表现,很多人不再在乎听众的反应。勋伯格说:“作曲家力图达到的惟一的、最大的目标就是表现他自己。”美国作曲家巴比特发表的一篇文章以《谁在乎你听不听》为标题,表明了这种追求和态度。

    3.客观性,抽象性:西班牙哲学家加赛特(OrtegaYGessett,1883-1955)说:“从艺术中根除个人情感,用客观性纯洁艺术,从主观性变成客观性,这是我们当今时代最重要的使命。”他的话充分体现了20世纪艺术的这个追求。

    4.音乐与科学的结合:其中直接的结合,如作曲家采用现代工业化的题材取代浪漫时期音乐的题材;又如用录音机、电子合成器、计算机进行音乐创作等。另一种间接的结合,如用数学、物理等方法和思维进行创作等。

    5.现代技术与民族音乐的结合:一种情况是民族乐派产生较晚的国家在音乐创作上追求现代性与民族性的结合;另一种情况是西方一些作曲家从非西方国家和民族的音乐中汲取素材,用现代技法创作。

    三、世界流行音乐的发展历史?

    流行音乐大致包括以下分支

    (一)爵士乐及摇滚乐,均起源于美国。爵士乐从诞生至今已有百年历史,摇滚乐也将近半个世纪。它们流播到全世界每个角落,至今长盛不衰。这两种超越时空的流行乐种是当代流行音乐的主流。在发展过程中它们还有各种变种,如爵士乐分热爵士、冷爵士、鲍普乐及现代爵士乐等;摇滚乐分民歌摇滚、爵士摇滚、硬摇滚(重金属摇滚)、软摇滚、交响摇滚(艺术摇滚)及歌剧摇滚等。

    (二)世界各国各民族的社交舞曲和民间舞曲,如欧美上层社会流行的圆舞曲、小步舞曲、加伏特舞曲、波尔卡舞曲和玛祖卡舞曲,以及拉丁美洲、南美洲的伦巴、探戈、桑巴舞曲等。这些社交舞曲及民间舞曲以其浓郁的生活气息、优美动人的旋律以及丰富多姿的节奏深受社会各阶层人士的喜爱。除运用于伴舞外,不少还成为音乐会的保留节目,称得上是雅俗共赏。

    (三)世界范围内流行的地区性音乐(如美国的布鲁斯、拉格泰姆和乡村歌曲),通俗性的创作歌曲(如港台流行歌曲,中国二三十年代流行曲,八九十年代通俗歌曲以及我国人民非常熟悉的日本、意大利及前苏联通俗歌曲等)和按照轻音乐的笔触、情调加工改编的民间歌曲、乐曲等。

    (四)古典音乐中各种轻松活泼的乐曲、舞曲、标题小品、歌剧、舞剧选段以及以古典音乐为素材的各种改编曲、通俗钢琴曲等。前苏联作曲家普罗科菲也夫称这类音乐为“轻的严肃音乐或严肃的轻音乐”是十分贴切的。这类格调高雅的通俗精品具有永恒的美,脍炙人口炙人口,百听不厌。

    (五)各种实用性的影视音乐、背景音乐、环境音乐、广告音乐、以及供剧院、歌舞厅、夜总会及家庭等场所使用的娱乐及自娱性音乐(包括卡拉OK曲库中的大多数曲目)

    四、音乐学的历史发展

    在20世纪之前的历史发展——兼论曲式分析的来源与局限

    把握一门学科的便捷途径是学习它的发展历史。对于音乐分析而言,简述它的历史发展不仅将为我们提供进入这门领域的必备背景知识,而且还会在很大程度上使我们更深刻地认识前两节所讨论过的本质问题。历史的具体上下文会赋予这些问题以更切实、更鲜明的特性。

    一般讲,分析的历史是隶属于音乐理论史的,因为在音乐分析作为一种独立的求知方式在19世纪末建立之前,它的诸多萌芽潜藏在音乐理论的著述文献中。

    我的简述不准备面面俱到地平铺直叙,而将注意力放在本世纪前分析是如何从音乐理论中逐渐显露、发展这一中心线索上。同时,特别考察曲式分析——我们所普遍采用的分析方法——的历史根源及其理论前提。

    本特将分析的“史前史”追溯得相当早——11世纪加洛林王朝的僧侣已开始引用真正的音乐来说明、区别调式。但从严格意义上说,真正的分析指的是对个别作品的描述与说明,而这是相当晚近才发生的。“分析的出现,像许多其他的音乐学学科一样,是与‘作品’[composition]的逐渐发展紧密相连的。‘作品’不仅仅被视为写下的乐谱,而且被视作某一特定个体所创造的东西,并且在某些方面表达着那个个体的人格。”由此可见,“作品”这一具有现代感的概念的产生与定型是分析出现的一个重要准备。从这一角度看,15世纪末的法兰科一佛兰芒音乐理论家廷克托里[Joannes Tinctoris,1435一约1511」特别值得一提,他用componere和compositor两个术语区分了即兴的音乐与记谱的音乐,从而确定了谱面文本是作品存在的首要依据。

    文艺复兴向巴罗克的转折时期,古希腊、罗马的演说修辞学说极大地影响了音乐的理论思辨。

    人们开始将修辞学的原则与术语转借到音乐上来,并形成了音乐作品的“形式”概念。在这其中,德国理论家、作曲家勃麦斯特[Joachim Burmeister,1564-1620]尤为重要。在1606年出版的《音乐诗艺》[Musica poetical]一书中他不仅在历史上第一次给音乐分析给出了明确定义,而且仔细地分析了拉索这位刚过世的作曲大师的一首五声部经文歌“in me transierunt”,“成功地确定了该作品的结构并解释了作曲的方法”。在整个巴罗克时期,修辞学原则影响极为深远,但理论家的兴趣更多是以修辞学为作曲家实践提供指导而不是为分析已有作品提供帮助。

    从17世纪至18世纪,理论文献中引用、分析实际作品的例子越来越多,但理论家仍然并不因为某部作品有审美价值、受人尊敬而对之进行分析。在大多数情况中,分析是为了给作曲或演奏的学生提供实际指南。因此,这些教科书性质的著述中偏重简单、片断性的例子,和我们现代的和声、对位等教科书不无相象之处。可以说,分析虽已存在,但它还没有独立的意识。

    随着启蒙思潮的到来,哲学/思想家日益意识到审美和艺术的独特品性。现代意义上的“艺术”概念在18世纪末已普遍为人接受——即艺术,特别指艺术作品,它的主要功能是唤起人们的愉悦美感。美感的来源不是艺术的道德或社会内容,而是作品的形式完美。

    审美观念的“现代化”极大地影响了音乐的思想、创作及理论。正是从这时起,人们逐渐认识到伟大的音乐作品不仅是历史的产物,而且可以超越历史从而具有永恒的魅力。另一方面,通过分析伟大作品找到创作的可靠途径成了理论发展的主要动力。

    因此,自18世纪末以后,理论文献中不断地引用著名作曲家的作品来说明某些特定的和声组织、乐句结构或形式设计。有的文献,例如比利时理论家莫米尼[J—J.de Momigny,1762—1842]对莫扎特d小调弦乐四重奏K.421第一乐章的分析,其深度和篇幅之长至今仍令人惊叹。对于分析的历史而言,这些数量逐渐增多的对实际作品、特别是大师著名作品的认真讨论为后代留下了一笔丰富的遗产,其影响至本世纪也未见衰竭。我们今天一般所熟悉的、在音乐教学中普遍采用的曲式分析正是这一遗产的产物。

    追溯曲式分析的来源及其复杂历史不是我们在这里所要关心的主要问题,但我们可以试图从两个方面来考察曲式分析的形成及思想前提,由此获得对我们习以为常的这种分析方法的历史透视,并进而理解20世纪对这种分析方法的不满及超越。

    曲式分析中的一个核心支柱是各类曲式结构的“模型”。一般而言,曲式分析所做的是将一部给定作品“套”人先定模型,并根据先定模型为给定作品规定归属及特性。这种方法提供了一整套行之有效的标准和框架,使人们在着手观察复杂、众多的实际作品时能够化繁为简、去异存同。虽然确实有很多作品很难被套入现有模型,但曲式模型作为一种分析简便工具是不容怀疑的。

    但应该强调指出的是,曲式模型产生的原本动机并不是为了分析、理解过去的音乐,而是为了新作品的写作提供参照依据。从18世纪末以来,作曲的教学越来越多地脱离了原来那种师徒口传心授的方式,逐渐转至“工业化”的学校课堂教学。因此,教师在教学中需要教科书式的作品结构模型以指导学生的实际创作。在这种需要的刺激下,各种规范性的曲式模型被规定下来,以便教师指导学生“仿照”。

    在这个传统中,奥地利理论家考赫[H.C.Koch,1749—1816]是位影响深远、意义重大的创始者。他在其重要著作《作曲引论》[Versuch einer Anleitung zur Composition,1782-1793]中提出,先在模型给一部作品制定一个蓝图和最突出的特征,艺术家根据这个模型,完成构思设计,最终精心阐述出作品的每一个细节。他还准确、明晰地规定了下列模型的蓝图和特点:加沃特舞曲、布雷舞曲、波洛涅兹舞曲、小步舞曲、进行曲、众赞歌,等等。很明显,考赫的“模型”不仅仅有“曲式”的含义,还涉及到体裁、节奏、旋法等诸多其他的方面。

    进入19世纪后,“曲式模型”的理论进一步发展和定型。这条线索通过捷克理论家莱夏[A.Reicha,1770-1836]、德国理论家马克斯[A.B.Marx,1795-1866]和奥地利的车尔尼[K.Czerny,1791-1857]传给19世纪末英国的普劳物[E.Prout,1835—1909」、德国的里曼[H.Riemenn,1849一1919」和美国的该丘斯[P.Goetschius,1853—1943],并在很大程度上渗入到本世纪音乐教育的一般性教学中。我国高等院校中通行的曲式课教学不言而喻正是建立在这个传统基础上的。

    应该指出,在曲式模型理论的漫长历史发展过程中,各家学说的观点并不一致,有时甚至截然相反。这不是指那种对某一作品的曲式归属意见不一的争吵,而是指对曲式模型的有效性、合理性等这些更根本性的问题的论辩。我们前已提到,曲式模型理论的创始人考赫对曲式所持的观念实际上是非常宽泛而富于弹性的。马克斯也竭力想避免曲式的“普罗史汝斯忒斯”[Procrustes]性质——削足适履、强迫就范,因而他非常强调艺术家的独创性和形式与内容的不可分割性。另一方面,车尔尼却相信曲式类型像自然界的物质种属一样,是不可更变的。他甚至断言:“作品必须属于一个已经存在的种属;……音乐中只存在有限的不同曲式的数目。”19世纪曲式理论中已存在的这种内在冲突已经表明,曲式分析虽然影响广泛、行之有效,但随着人们对音乐认识的日益加深,它的不足与缺陷也日益暴露出来。

    进入20世纪后,专业音乐家开始从各个角度对19世纪的曲式模型理论进行抨击。从音乐作品的审美本性来说,曲式模型忽视了每个个别作品的独特性质。对于作品而言,我们更感兴趣的恐怕不是它们的共性。而是它们各自相异的地方。曲式理论的中心框架是各类固定的结构模式,而作曲家在创作时所考虑的关应问题其实并不一定是先在的模型。历史学家们越来越发现,19世纪中所谓的“奏鸣曲式”、“回施曲式”的定义并不符合海顿、莫扎特和贝多芬的创作实际情况——比如说,海顿的奏鸣曲式中经常没有一个对比性的“副部”(或称“第二主题”)。更具深刻洞察力的研究学者指出,曲式分析“主要涉及音乐的表层,缺乏分析工具去探索音乐本身更深层的内在动力或某一个别作品的独特品质。”

    曲式分析中的模型结构理论愈来愈遭到来自各方面的怀疑,这种分析方法的另外的方面也未能幸免同样的批评。如果说传统曲式分析中模型结构理论是用于考察作品的整体形式框架,那么它对作品的具体材料的说明则主要集中于两个侧面:乐句组织与和声解释。在上面已对曲式模型的学说发展做了一番批评性的叙述后,我们对曲式分析后一方面的内容的历史性审视将使我们获得更完整、清晰的图景。

    在曲式教学中常见的“数小节”以及“x+y”的乐句组织描述其实也起源于曲式模型理论的创始人考赫。作为古典时期音乐思维的代言人,他的乐句结构理论建立了一种有理可依的“音乐语法”,并提供了一整套完备的描述术语。“乐节”[Einschnitt]、“乐句”[Satz]、“乐段”[Periode]等现今仍在使用的概念在考赫的理论中已有了精确的定义。他对乐句之间的连接、组合方式进行了深入地观察和思索,由此所提出的对称、比例原则以及乐句的扩展及压缩等观念都极大地影响了后人的音乐分析理论发展。

    考赫的乐句理论遗产同他的曲式模型学说一齐被19世纪发扬光大。仔细考察这个方面的发展,我们会发现当时的理论/分析家们并不只是被动地描述乐句、乐段之间的简单相加或并列关系,而是力求说明乐句组织的内在逻辑以及乐句进行的时间动力。在这其中,德国大学者里曼可能做出了最独特的贡献。里曼根据音乐节奏的“弱-强”心理感觉建立了“动机”[Motiv]的概念,并以此发展出了一套确定乐句连续逻辑的术语及表达符号。在节奏、节拍这个音乐分析历来最薄弱的环节中,里曼的学说至今仍未失去意义。但可借的是,他的乐句结构理论在以后的曲式分析中并没有得到全面和完整的继承。

    也许曲式分析到后来是一种主要用于普通教学或一般性音乐描述的方法手段,因而原先复杂的理论学说随着时间的推移被逐步“稀释”和简化,以便人们掌握与操作。整个乐句结构的分析理论的发展便反映出这样一条轨迹。这也许是曲式分析的一种不幸。另一方面,一些简单易行的方法手段被曲式分析很快吸纳,变成了具有显赫正统地位的分析工具,至今仍发挥着巨大功效。我这里特别指曲式分析中对和声材料的解释手段:罗马数字和声标记法。

    我们今天十分熟悉的这种和声分析法首先是巴罗克的数字低音实践的遗物。虽然数字低音作为一种表演实践的辅助记谱手段原本并不是分析工具,但由于它能清晰地告诉我们和弦中的音程组合因而被后人借用。然而数字低音不能区分和归纳和弦性质,不能说明和弦关系,更不能解释音乐的和声——调性中心。于是,19世纪初的德国理论家哥特弗德·威柏[Gottfried Weber,1779-1839]发展了罗马数学标记法以克服上述的问题,从而开创了和声分析的新纪元。威柏这一传统的影响力之巨大我们只要回想一下我们所学过的和声学便清楚了。

    就这样,乐句组织的解剖和罗马数字式的和声分析变成了曲式分析中说明具体材料时的两个主要手段。它们支持着曲式模型的框架,反过来也被曲式模型所影响。众所周知,乐句结构与曲式模型的有着紧密的联系,而和声又是决定曲式段落的一个重要因素。通过曲式模型的归属判定以及乐句组织与和声材料的图表加数字表示,我们似乎基本上把握了一部作品的内在结构。

    但是,正如前面所述,曲式模型理论已暴露了诸多不足,而乐句与和声的简单解剖与说明也存在很多难以克服的问题。我们不禁要问,如果没有可靠、充实的节奏理论作支持,仅仅描述乐句与乐句相加的关系难道能够充分说明音乐作品内在的动力倾向和平衡原则吗?罗马数字的和声分析将音乐分割成相互断裂的小片段,这符合我们实际的音乐听觉经验吗?我们从罗马数字标记中很难区别各个和弦的作用大小与份量轻重,而任何有经验的音乐家都知道,这种区别对于理解音乐是极其重要的。再进一步说,诸如作品的高潮、紧张、对比以及更重要的“有机统一”等等更重要的问题实际上基本是被回避的。

    曲式分析虽有种种弊病和不足,但在开放、敏锐的分析家手中,它的错误会得到纠正,而且仍不失其旺盛的生命力。从分析的历史看,曲式分析的重要性还在于,音乐分析的自我独立意识正是在这一传统中得到了最终的确立。曲式分析在一开始是作曲教学的实用奴仆,在发展中则变成了理解过去伟大音乐的一门独立学科。19世纪是曲式分析的“黄金时代”,此时也正是现代意义上的音乐学发展与成熟的时代。音乐学的历史意识帮助音乐分析摆脱了创作的实用目的。从这时起,分析不再仅是为了给作曲学生所供指南(虽然它一直具有这方面的功能),而更多是为了深入理解已存在的作品——因此分析成了音乐学的一名正式成员。

    总括音乐分析在本世纪前的发展史,我们可以说它经历了三个关键阶段:第一,作品文本概念的成形;第二,关于伟大的经典作品意识的产生;第三,分析逐渐与创作相脱离。从某种意义上说,这三个阶段代表了音乐分析的一些基本的原则观念。只有理解了这些前提观念,我们才能理解音乐分析在20世纪的进一步发展以及各家理论的音乐学说。

    音乐工业化是什么意思(音乐工业体系)

    以上就是关于音乐工业化是什么意思相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


    推荐阅读:

    音乐馆头像logo(音乐馆头像高清)

    做音乐除了卖版权还有哪些赚钱方式?

    音乐符号认识(音乐符号认识图片)

    怎么创立自己的品牌(一个商标一年要交多少钱)

    30个传统民间游戏(中国传统游戏有哪些)